Mostrando entradas con la etiqueta Rosa Torres. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Rosa Torres. Mostrar todas las entradas

martes, 21 de febrero de 2017

El Corte Inglés de Preciados exhibe “Nuevas imágenes” en colaboración con Arcomadrid


·      En 2017 se cumplen trece años desde que Ámbito Cultural de El Corte Inglés retomara el programa de intervenciones artísticas que tiene su origen en los escaparates de los centros de Madrid y Barcelona de los años sesenta.

·      Las intervenciones artísticas expuestas en los escaparates del centro de Preciados pertenecen a autores de la talla de Alfredo Alcain, François Bucher, Joan Fontcuberta, Miki Leal, Guillermo Pérez Villalta y Rosa Torres.

·      En colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Promoción del Arte), Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.


Madrid, 21 de febrero de 2017: El Corte Inglés-Ámbito Cultural presenta la exposición “Nuevas imágenes” en los escaparates del centro de Preciados. Los artistas que exponen tienen en común su trayectoria dentro del arte contemporáneo de nuestro tiempo. El título de estas nuevas intervenciones artísticas se refiere al sentido de la búsqueda de la representación y pervivencia de las imágenes que para estos artistas cobra especial importancia en sus obras.
La muestra, que se inauguró ayer y que estará expuesta al público hasta el 15 de marzo, es un proyecto que se enmarca dentro de las actividades de ARCOmadrid 2017; la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que comienza mañana día 22 de febrero en el recinto ferial de Madrid.
El comisario de la exposición es Alfonso de la Torre, que ha promovido a lo largo de estos años de intervenciones en los escaparates de Preciados a unos cincuenta reconocidos artistas de nuestro tiempo. Para esta edición, los autores que participan son: Alfredo Alcain, François Bucher, Joan Fontcuberta, Miki Leal, Guillermo Pérez Villalta y Rosa Torres.
En 2017 se cumplen trece años desde que Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en coincidencia con la feria Arco de Madrid, iniciara un programa de intervenciones artísticas que cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Promoción del Arte), Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Su origen está en los procesos artísticos de los años sesenta realizados en los centros de Madrid y Barcelona, cuando los escaparates de El Corte Inglés de ambas ciudades se convirtieron en verdaderas obras de arte contemporáneo, acercándose así al gran público. En 1963 participaron Manrique, Millares, Rueda, Sempere y Serrano y en 1965 Guinovart, Hernández Pijuan, Rafols Casamada, Subirachs, Tharrats y Todó. Ambas muestras se reeditaron en 2005 y 2014 respectivamente.
Además, Ámbito Cultural colabora con otras actividades de ARCOmadrid, como la mesa de debate dirigida por Judith Benhamou-Huet, especialista en mercado del arte y crítica de Les Echos y Le Point, que tendrá lugar en el recinto ferial de IFEMA de Madrid. Bajo el título Collecting sculpture: a vision in 3D through private eyes, tendrá lugar el 23 de febrero y, presentado por Ramón Pernas, Director de Ámbito Cultural, contará con la presencia de: Daniel Kennedy,  Comisario del Chateau La Coste, Francia; Jeremy Strick  Director del Nasher Sculpture Center, Dallas y Alfonso de la Torre.
Alfredo Alcain (Madrid, 1936) Pintor, grabador e ilustrador. Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando; Grabado y Litografía en la Escuela Nacional de Artes Gráficas; y estudios de Decoración cinematográfica en la Escuela Nacional de Cinematografía. Inició su dilatada trayectoria artística en los años 60 y 70, en los que fue uno de los exponentes, junto con Luis Gordillo, del Pop Art español, evolucionando después hacia la abstracción cubista. Su pintura ha oscilado entre el pop y el realismo crítico y su continuada labor como creador le ha llevado desde la pintura a la escultura, a los collages, a las composiciones con objetos enfrentados y a los grabados. En los 80 se produce un enfriamiento en el tono de su pintura y comienza a incorporar relieves de madera y objetos que terminan saliendo del soporte pictórico, que se individualizan como objetos tridimensionales. Ha mantenido siempre una coherente evolución dentro de la figuración, que le ha permitido asimilar los más distintos movimientos contemporáneos. Utiliza una gran diversidad de soportes y técnicas que van desde el cartel, collage e incluso el bordado.
Ha llevado a cabo más de cuarenta exposiciones individuales y su obra se encuentra en numerosos museos, entre los que figuran el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla o el Museo Municipal de Madrid. En el año 2003 recibió el Premio Nacional de las Artes Plásticas.

François Bucher (Cali, 1972) Su trabajo e investigación abarca un amplio rango de intereses, que inicialmente se enfocaron en problemas relacionados con la ética y la estética, temas que han sido centrales tanto en sus escritos como en sus proyectos artísticos. En un principio se interesó en la manera en que circula la imagen en el mundo contemporáneo, en entender la historia de la imagen en movimiento, sobre todo en el concepto de la cinemática y su tránsito a lo televisivo. Hasta el año 2008 su trabajo puede ser calificado de conceptual y de posicionamiento político. Desde entonces, las ideas de Bucher acerca del mundo han tomado un giro abrupto y su nueva producción está en dialogo con cuestiones que se pueden describir como interdimensionales.
Inició su formación artística en la Universidad de los Andes de Bogotá, que continuó en Chicago y después en Nueva York. Actualmente vive y trabaja en Berlín e imparte talleres en la Universidad de Umeä, en Suecia.
Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) Su obra se inscribe en una línea crítica de la concepción de la fotografía como evidencia de lo real. Muchos de sus trabajos versan sobre la duda de la verdad que se le otorga a las imágenes fotográficas. Se posiciona en una línea de cuestionamiento y duda hacia la veracidad de la imagen fotográfica. Su extensa obra se caracteriza por el uso de herramientas informáticas en su tratamiento y su presentación de manera interactiva con el espectador. Al igual que otros artistas contemporáneos, representa una visión crítica de la realidad, las verdades fotográficas, históricas o ficticias a través de la fotografía y su contexto.
Su obra ha sido adquirida por organismos públicos, especialmente de Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Argentina como el Centro Pompidou de París; el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de Nueva York; el Art Institute de Chicago; el Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo; el I.V.A.M. de Valencia y el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. En 2013 ganó el prestigioso Premio Internacional de Fotografía Hasselblad.

Miki Leal (Sevilla, 1974) Es uno de los artistas andaluces con más proyección internacional y uno de los nombres fundamentales de la pintura contemporánea de este siglo. Pasó su niñez pintando montañas, guepardos, cataratas, sabanas… porque le gustaban las fichas del National Geographic. Tribus extrañas, ciudades extremas y animales nunca vistos. Según él, estas revistas eran una fuente de conocimiento de una realidad muy visual.

Y precisamente mucho de ese universo infantil es el que muestra en los últimos trabajos que presenta en el museo de Sevilla. Sus creaciones mezclan los géneros tradicionales de la pintura, de modo que no se sabe si lo que se ve es un retrato, un bodegón o un paisaje. Además de decenas de exposiciones colectivas en lo que va de siglo, ha realizado exposiciones individuales en Alemania, Italia, Estados Unidos y Filipinas. En España ha trabajado con galerías como Fúcares, Rafael Ortiz, Benveniste, Magda Bellotti, Mercedes Delicado o Cavecanem.  Sus creaciones han llegado a museos como el Reina Sofía de Madrid, el Patio Herreriano de Valladolid, el Artium de Vitoria y el CAAC de Sevilla.

Guillermo Pérez Villalta. (Tarifa, 1948) Pintor y escultor español, integrante de la nueva figuración madrileña y uno de los pintores más representativos del posmodernismo en España. Algunas fuentes le incluyen en una corriente que llaman neomanierismo. Comenzó a estudiar Arquitectura, una disciplina que ha seguido influenciando su obra pictórica aunque finalmente abandonó los estudios para pintar. En 1968 se trasladó a Madrid. Ya en los 70 conformó un estilo «manierista» de colorido y figuras deformadas en contorsiones. A mediados de los 80, fue hacia un colorido más cálido y sucio, con una técnica más suelta. Frente a los valores de cierta modernidad abstracta, su pintura es de naturaleza totalmente narrativa, como se aprecia en dos de sus obras muy significativas, que se encuentran en el Museo Reina Sofía de Madrid: Grupo de personas en un atrio y Gente a la salida de un concierto de rock.  Su interés por temas mitológicos y religiosos le distingue de la corriente mayoritaria de la pintura actual; en 1982 diseñó una baraja española donde sustituyó las figuras habituales por dioses y santos desnudos. El Rey de Oros era una fusión de Cristo y Baco.
Es un pintor que sigue métodos de diseño y producción tradicionales: múltiples bocetos, técnica depurada de lenta ejecución... Acusa influencias dispares y se confiesa admirador no sólo de maestros antiguos, sino también de Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp y Dalí. Con el paso del tiempo ha ido diversificando su producción, creando grabados en aguafuerte y litografía y diseñando escenografías para teatro, cerámicas, muebles, tapices y estatuillas. Está presente en colecciones como: Museo Reina Sofía de Madrid, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Fundación Juan March de Palma de Mallorca, Fundación Suñol de Barcelona y Patio Herreriano de Valladolid. En 1985 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Rosa Torres (Valencia, 1948) Pintora y grabadora. Estudió Bellas Artes en la Escuela de San Carlos de su ciudad natal. A principios de los 70 entró en contacto con las vanguardias valencianas, como el Equipo Crónica y el Equipo Realidad. Trabajó como pintora de taller con el Equipo Crónica. En 1970 inició una fructífera relación con la Galería Rosalía Sender de Madrid, que aún hoy mantiene. Allí realizó su primera exposición, y desde entonces realizó 50 exposiciones individuales. En 1982 representó a España en la Bienal de Venecia. Recientemente, la Fundación Vital Kutxa de Vitoria expuso y catalogó una selección de sus lienzos fechados entre 1973 y 2002. Además, ha participado en más de 100 exposiciones colectivas en toda España, Brasil, México, Estados Unidos, Venezuela y Francia. En su obra destaca como tema el paisaje.



miércoles, 17 de febrero de 2010

Blanca Li dirige el montaje musical "Poeta en Nueva York"




L.M.A.





La Comunidad de Madrid presentó hoy en los Teatros del Canal el espectáculo Poeta en Nueva York, que estará en la Sala Roja, del 18 al 28 de febrero. Un montaje musical, coreografiado y dirigido por Blanca Li, inspirado en la obra homónima de Federico García Lorca, con música de Tao Gutierrez. Encabezan el reparto Carmen Linares y Rob-Li, al cante, y Blanca Li y Andrés Marín, al baile.

Este espectáculo, ganador del premio Max a la Mejor Coreografía 2008, es una producción del Centro Andaluz de Danza, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Compañía Blanca Li, por lo que en la presentación, junto a la viceconsejera de Cultura, Concha Guerra, y el director general de Promoción Cultural, Amado Giménez, ambos de la Comunidad de Madrid, participaron la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, y Blanca Li.

Poeta en Nueva York es un espectáculo de música y danza de gran formato, interpretado por 18 bailarines, dos cantantes y ocho músicos. El montaje integra arte e innovación fusionando diversos géneros y estilos: flamenco, jazz, danza contemporánea y hip-hop.

El bailarín Andrés Marín es el hilo conductor de la obra, interpretando a García Lorca en su encuentro con la metrópoli, y Blanca Li encarna la inspiración y las palabras que surgen en la mente del poeta.
Textos fragmentados de García Lorca

Las referencias explícitas al texto de Lorca están desarrolladas a través de fragmentos de poemas recitados por Javier Viana y cantados por Carmen Linares. Por su parte, el cantante de jazz Rob-Li contesta a la cantaora, aportando al espectáculo el acceso a diferentes grados de abstracción y mestizaje, un elemento presente en la obra y la experiencia personal de Blanca Li que.

En cuanto al espacio de este espectáculo multidisciplinar y apasionado, ofrece una confrontación entre la naturaleza y la tecnología, reflejando un sueño sobre Lorca, Granada y Nueva York, juntos, a través de la escenografía, la luz y las proyecciones de vídeo de ambientes con reflejos metálicos.


Fusión del flamenco y el jazz


Poeta en Nueva York está inspirado en los poemas y la experiencia vivida por Federico García Lorca en la Gran Manzana durante su estancia en Columbia University, desde 1929 hasta 1930. Blanca Li presenta una evocación del mundo interior de Lorca inmerso en un universo muy ajeno a su Granada natal, a sus temáticas habituales y a sus puntos de referencia, y que da lugar al nacimiento de su obra futura.


La ola de emociones provocadas en el poeta por esa ciudad imponente, en plena crisis económica y social, vuelve la temática violenta y oscura, y la imaginería lorquiana se llena de metáforas en las que los paisajes y las figuras, envueltas en simbolismo, contraponen naturaleza y urbe. Su primer acercamiento a elementos de la cultura que visita, la abundancia y la pobreza, la soledad y las multitudes, provocan en el poeta una marea de sensaciones que impregnan cada página del texto. Tan sólo un rayo de luz surge de este viaje: el descubrimiento de La Habana, que

concluye su viaje iniciático.


Tanto la coreografía como la música parten de todo este universo lorquiano y buscan la evocación del mismo, más que la mera narración. Un grupo de 18 bailarines, de diferentes disciplinas, se adentran en las palabras y las imágenes, buscando con sus movimientos hallar el aliento mismo del poeta. Y la música se asoma a las palabras partiendo de dos lenguajes: el flamenco como una encarnación del poeta, sus coordenadas y su pasado, y el jazz como reflejo emocional de la urbe que le rodea, Nueva York.



Cuatro grandes protagonistas

Blanca Li, coreógrafa, bailarina, directora de cine y actriz, es una artista reconocida en los escenarios más importantes de Europa y, actualmente, dirige el Centro Andaluz de Danza de Sevilla. Fue alumna de Marta Graham, en Nueva York, y fundó, en París, la compañía con la que ha hecho más de doce creaciones. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio Manuel de Falla (2004) y el nombramiento como Oficial de las Artes y las Letras en Francia (2007), además de recibir la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España (2009).


Andrés Marín, hijo de artistas flamencos, personifica el tránsito entre la tradición y la vanguardia. En 2004 se consagró como uno de los bailaores más renovadores de la danza flamenca con el estreno de Asimetrías. En 2008 fue nominado a los Premios Max, como Mejor Intérprete Masculino, por su interpretación de Federico García Lorca en este Poeta en Nueva York.



Carmen Linares ha sido una de las primeras artistas flamencas que ha actuado en el Lincoln Center, invitada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, donde interpretó El amor brujo, de Falla. De su revisión de Las canciones populares antiguas, de Lorca, surgió un álbum discográfico que pondría música a En un rato, un minuto, un siglo, que protagonizó junto a la actriz Lola Herrera, estrenada en el Teatro Real de Madrid.



Y, por su parte, Rob-Li, londinense de origen jamaicano, abarca en su carrera desde el soul al jazz, pasando por la música afro-cubana o la electrónica. Su single con Darren Tate, Sun is shining, llegó a número 17 en las listas inglesas en el verano de 2004.